今天给各位分享大师设计展厅的知识,其中也会对展厅平面设计师进行解释,解决你现在面临的问题,下面开始。
添好友, 获取更多信息
复制微信号
相关列表一栏:
- 1、尤伦斯当代艺术中心的空间规划
- 2、北京有哪些建筑大师设计的作品?
- 3、展馆设计的风格有哪些?
- 4、日本建筑大师隈研吾设计的茶室,到底是什么样子的?
- 5、贝聿铭、盖里、隈研吾...大师的一生都藏在他们设计的博物馆里
- 6、中央美院新美术馆谁设计的
尤伦斯当代艺术中心的空间规划
尤伦斯当代艺术中心 大师设计展厅:8000平米左右大师设计展厅,分上、下两层,将历史建筑改造成现代时尚风格大师设计展厅的建筑。整个空间主要由南北两个11米的高跨和低跨组成。设计从原有工厂建筑的现状出发,保留了原有结构的完整性和大工业时代的痕迹。高达50米的大烟囱成为一处壮观的室内景色,同时也成为整个798艺术区的标志性建筑物。整个建筑内部以白色为主,深灰色辅之,多处运用了铁件,不锈钢,玻璃等材料,从而凸现出一种朴素而又原始的工业美感。在整个建筑的中轴线上,从南到北依次是1、2、3三个展厅。1号展厅约为2500平米,由于面积较大,由展览主办方自由分隔空间,可以为国际巡回展,国际文化交流展,或供企业活动提供场地。2号展厅是三个展厅中规格更高的展厅,在设计时借鉴了许多国际知名博物馆的技术,内部空间保持恒温恒湿,给大师级艺术家及其重要作品提供展示舞台。3号展厅主要是为一些风格突出的具有民族性,时代性的创新作品所量身定制的展示空间,同时也是给一些青年艺术家提供试验性展览。
在2、3展厅两侧,是两条横贯南北的通道。位于通道两侧,是一些展厅的配套设施,即接待区(售票)、艺术商店、咖啡厅,以及报告厅。这些成为展示空间的一种延伸,为参观者提供了更加广阔的遐想空间,从而形成一个主题性的艺术商业互动空间,把艺术和商业完美的连接在一起。咖啡厅的对面,是一个空间相对独立的报告厅,可同时容纳约130人,并且配备了目前国际上更好的音视频系统以及同声传译系统。为召开会议、播放影像、现场演出、学术讲座,艺术普及推广等提供了一个良好的场所。在接待区和咖啡厅,各有一部电梯及楼梯到达二层。
二层主要由办公区、图书档案中心,多功能厅组成。这些区域之间由一座玻璃挢相连接,是多个连续而又相对独立的空间。图书档案中心,未来将规划成全亚洲更大的光盘资料库和书库,可谓是艺术阅览的殿堂。多功能厅由VIP活动室和沙龙共同组成,在这里可以召开小型会议,也可以与报告厅系统联动,同时也有楼梯和通道与厨房以及餐厅相连,并且还有很多活动隔断可以将多功能区自由分隔。
二层的不同空间组成了相异其趣的艺术面貌,形成了各自独特的的工作氛围,吸收并发挥了具有北京特色的四合院建筑理念,同时也形成了自由串联开放的空间形式。尤伦斯当代艺术中心独特的智能设备系统主要包括调光系统和展厅的地面出风系统等。当太阳升起,调光百叶会随着日光慢慢张开,光线被高窗吸纳进入展厅,并在整个空间中弥漫开。随着柔和的折射光线以及照明系统,同时脚下传来柔和的清风,仿佛徜徉在艺术的海洋中。整个电系统采用不间断UPS供电及双向、24小时不断电措施。为了使展品更好的保存,空调系统为温度自动感应控制,保证了艺术中心展厅内部恒温恒湿的环境。整个建筑内外都有严密的安防和保安措施,保证展品的安全。一切的一切,都为了营造一个可以完美呈献给观众的当代艺术空间。
北京有哪些建筑大师设计的作品?
北京的建筑大师设计的作品有:银河SOHO 、当代MOMA、建外SOHO、CCTV新总部、国家体育场、鸟巢、国家大剧院、中央美院美术馆、三里屯SOHO、长城脚下公社、香山饭店、中银总部、首都机场第三航站楼。
1、SOHO中国旗下的银河SOHO位于北京内城罕有的大型地块。这是一个占地5万多平方米、总建筑面积33万平方米、集商业办公于一身的大型综合项目。银河SOHO使用了多项绿色建筑的先进技术,比如高性能的幕墙系统、日光采集、百分之百的地下停车、污水循环利用、高效率的采暖与空调系统、无氟氯化碳的制冷方式以及优质的建筑自动化体系。
2、当代MOMA由纽约的哥伦比亚大学教授Steven Holl设计,项目规划概念是BEIJING LINKED HYBRID,在建筑艺术方面实现了世界的唯一,更加充分的发掘城市空间的价值,将城市空间从平面、竖向的联系进一步发展为立体的城市空间。
3、建外SOHO由北京著名房地产开发商SOHO中国开发,山本理显负责主要设计,另外邀请C+A小岛和米环境设计所担任低层建筑的设计,是集设计大师们为一体的建筑群。
4、体育场由雅克·赫尔佐格、德梅隆、艾未未以及李兴刚等设计,由北京城建集团负责施工。体育场的形态如同孕育生命的“巢”和摇篮,寄托着人类对未来的希望。设计者们对这个场馆没有做任何多余的处理,把结构暴露在外,因而自然形成了建筑的外观。
5、从国家大剧院之一次立项到正式运营,经历了49年,设计方案经历了三次竞标两次修改,总造价30.67亿元 。由法国建筑师保罗·安德鲁主持设计,设计方为法国巴黎机场公司。占地11.89万平方米,总建筑面积约16.5万平方米,其中主体建筑10.5万平方米,地下附属设施6万平方米。有歌剧院、音乐厅、戏剧场以及艺术展厅、艺术交流中心、音像商店等配套设施。
6、三里屯SOHO的建筑师隈研吾先生是著名的日本建筑师,曾获多项国际大奖。项目体现了使用多种材质、外观呈曲线的隈研吾式风格,表达出自然、有机的整体语言。
展馆设计的风格有哪些?
展馆的设计风格要先确立主体才能搭配统一的风格大师设计展厅,确保会展设计的主题突出。回归式展厅风格将优秀的富于人情的古典人文遗产符号和素材大师设计展厅,引入展示环境。体现后现代主义观念是其展示设计风格特征。形象统一化展厅风格、各类品牌专卖店、专卖柜形象大师设计展厅,是CIS企业形象统一设计的营销展示之应用。国际博览会、区域展览交易会的参展商摊位形象也是其CIS战略形象的一部分。因此大师设计展厅,展厅设计企业形象的标准化图形、字体、色彩等要素与特装结构的道具或店面装修一起构成了富于独特个性、标新立异的统一性、系统化风格。
现代简约风格是行走在流行时尚前沿的一种博物馆设计风格大师设计展厅,在现代社会颇受欢迎。简约主义源于20世纪初期的西方现代主义。欧洲一位现代主义建筑大师MiesVanderRohe的名言“Lessismore”被认为是代表着简约主义的核心思想。简约主义风格的特色是将设计的元素、色彩、照明、原材料简化到最少的程度,但对色彩、材料的质感要求很高。因此,简约的空间设计通常非常含蓄,往往能达到以少胜多、以简胜繁的效果。中国传统的室内设计融合了庄重与优雅双重气质,现在的中式风格更多地利用了后现代手法,把传统的结构形式通过重新设计组合以另一种民族特色的标志符号出现。中国风的构成主要体现在传统家具(多为明清家具为主)、装饰品及黑、红为主的装饰色彩上。室内多采用对称式的布局方式,格调高雅,造型简朴优美,色彩浓重而成熟。中国传统室内陈设包括字画、匾幅、挂屏、盆景、瓷器、古玩、屏风、博古架等,追求一种修身养性的生活境界。
日本建筑大师隈研吾设计的茶室,到底是什么样子的?
在北京亮马桥附近的皓空间,我们看见了说出这句“让建筑消失”的日本建筑大师隈研吾设计的茶室的真面貌。
我常常好奇,建筑是何其神奇的一种存在,千百年来,人住在各种名字各异的建筑里,先是遮风避雨,躲避野兽的侵害,然后渐渐发展出越来越高级的居住文化。我们进入一个房子,身体在下意识里就已经感受到了它的好或不好,例如空间、结构、材质、空气的流通和家具的摆设,更不用说光线对你直观感受的影响了。不信,你看看下面这张照片:
白昼里,日光自东而西,传统的门、窗放行它,框定它,切分它,让它具有形状,并随着时间的流逝而缓慢变化。因为有了切分和阻隔,因此有了影子,形影相随,空间就有了生命。
我们讲,“登堂入室”。在皓空间,似乎不存在“登”这回事,因为没有高高的门槛,有的,只是一扇干净的玻璃门,你靠近,它无声滑开,然后你就看到了这个:
一片竹林。看上去好像没什么特别的,是吗?还真不是。
这些竹子,都是从日本进口的。在日本,它们有一个很好听的名字:染青竹。在一家具有95年历史、祖孙三代都在传承竹器制作技艺的加工厂,原高十米左右的竹子被精挑细选,然后截取当中最直、最匀称、成色更好的那一段,进行加工。这些直径在8~10厘米的竹子要经过自然的烘干、拉直、晾晒,放入染缸进行染色——对,这就是为什么它们叫“染青竹”的缘故,然后,工人们还要在竹子中间填充聚氨酯和进行背切,以保证它们50年都不腐烂。
现在觉得它们不是普通的竹子了是吗?那就再看一遍。
除了“步道”,竹子四周铺满黑色鹅卵石,如果你有意放慢脚步,也许会产生行于水边的错觉。至于天花板的手敲铜,它们凹凸不同,漫反射着不同时刻的光线,暗黄、亮青、玄黑,三色足以让人在平静中又产生期待。
走过玄关外那一段短短又长长的过渡空间,关上同样是竹子做的竹屏风,一个更大的空间在你眼前展开了。
单人沙发、双人沙发、多人沙发,桌子,三张抽象画,很简单对不对?对。
但这是很有名的设计师设计的:法国人Christian liaigre,擅长室内设计,按照庸俗成功学的说法,就是很会搞装修的人。单靠图片你是看不出来的,但是,为了营造一个客厅的氛围,沙发的靠背角度据说是精心调试过的,坐在其中的人,既不会感到彼此太远,也不至于感觉太近。
换一个角度看看,回望出口。左边有一张不规则的桌子。
桌子是三角形的,与大方桌、大圆桌不同,锐角三角形保证了交流时不一样的弹性,它既可能当作会议桌,也可以当作餐桌。
看看桌子的纹理。在这样的桌子上吃饭,手不会打滑,当然,要是饭粒掉到桌子上了,好像也比较麻烦。不过话说回来,桌、椅常常是一个房子里相当重要的家具,桌椅是否舒服好用,决定了你愿意坐下来的时间;而当你真的坐下来的时候,眼前的风景有多美,又决定了你愿意凝视的时间。
再来一张不同角度的。按照设计师的说法,这个空间要使人产生移步换景的效果,所以我们可以躲到沙发背后看看——不过就是一两百平米的面积,看起来却是宽敞无比,白墙与素色的竹帘和谐共处。
像古代铜镜一般明亮的烤漆板,材料是一级方程式F1迈凯伦车队指定工厂生产的产品。其版块线条本来就抽象,再看看倒影里的抽象画,更有一种映照之感。
对了,黄色那张大画,是艺术家理查德·特谢尔创作于2013年的《错乱秩序》。“错乱秩序(Chaosmos)”是由詹姆斯·乔伊斯在1939年的小说《芬尼根守灵夜》中创造的混成词,大概的意思是唯有包容混乱,秩序才能真正存在。但不管怎么说,抽象画都不好解释,你可以看看画的局部:
凑近了还是挺好看的——只要你静下心来好好看看。
这两张小尺幅的画是是法国艺术家克莱尔·西农的作品,她是1986年生人,2009年毕业于巴黎高等艺术学校。这两张画看起来像版画,其实是用油墨刷在画纸上,你看画的底部,像不像有受到重力牵引的下坠感?
好了,现在我们可以来说说茶室了。然而,其实并没有什么好说的——因为一目了然,推开竹帘的门,桌、椅、架、凳、画、花,如此种种,都已映入眼帘,没有屏障,没有通幽,也无需拿了放大镜似的仔细品鉴。
不过,那样说好像又不对。与客厅的高挑空间不同,茶室的“地基”被抬高,进入茶室时需要抬脚,这么小小的一个动作,可能会让人产生微妙的“登堂入室”的感觉;天花板也被压低,使之更接近日本传统的茶室,虽然不至于像千利休的茶室那么狭小低矮,但空间的逼仄,反倒能让人更清晰地意识到“自我”,并在“忍受”中感受到另一种“和敬清寂”。
最值得一说的,其实就是这些来自浙江安吉竹乡的竹屏风。在日本,竹屏风被称为“SUMUSHIKO”,在日本茶室中大量使用,在隈研吾其他的建筑作品中也很常见。但区别就在于,日本通常不会做那么高的竹屏风:4.6米,竹条的宽度和厚度都是4毫米,设计师将竹条和竹条以6毫米的距离进行排列,并固定在胶合竹龙骨上,竹龙骨则通过中国传统的榫卯结构进行连接。而单扇竹屏风可以通过轨道悬挂在吊顶上连续成墙,底部则有暗藏的地锁与地面固定,一旦地锁开启,屏风便可以在轨道上任意滑行。
让我们来看看更多的屏风:
屏风的缝隙切割了光线,但同时又保留了空气的流通,不啻为一种绝妙的设计。到了夜晚,灯光的介入又使之具有另一番模样。
在皓空间举办的话剧:田沁鑫导演的《青蛇》,茶室与客厅连为一体,光影转换,变化多端。
茶室之一景。即便空间狭小,也要营造出层次感来。
胡桃木博古架,里面的茶具均由日本大师设计,其中一把为世界著名的建筑与工业设计师黑川雅之的作品,材质为铁器。
茶室可以饮茶,也可以品香或插花,而规模稍大一点的活动,则需要在展厅进行了。
展厅的入口,白色的帘幕延续东方的意蕴,有一种透光透气感。
从展厅的尽头回望入口。这张是很久以前举办过的缪晓春的小型展览,没有美术馆和美术空间的巨大空间,反倒可以静下心来好好观赏一幅画。
最后一张,安利一下。
我试图用一种图示的办法来展示一个空间、一个建筑、一种气氛,但不得不说明,只有身体的参与,空间的价值才能恰如其分地显现出来。建议你们亲身前往拜访。
“世界再大,也要有一个地方栖居心灵。”这就是建筑。
撰文 | 阿改
摄影 | 摄影师阿改,一部分图片由皓空间的职业摄影师提供
贝聿铭、盖里、隈研吾...大师的一生都藏在他们设计的博物馆里
以下文章来源于凤凰空间 大师设计展厅,作者孙琬童
人人都爱博物馆,因为这些带有浓重 历史 、科学、文化艺术 氛围的空间,承载了太多人类文明的积淀和回响,逛博物馆,就是在进行一场不断发现的旅行。
而 博物馆建筑 本身,也像艺术品一样,凝聚了设计建造者们的心血与思考。
(图源大师设计展厅:pixabay)
- 01 -
勒·柯布西耶:国立西洋美术馆
一座无限生长的博物馆
坐落于日本上野公园的国立西洋美术馆,是20世纪著名建筑大师柯布西耶的作品,于1959年竣工。
这座建筑,凝聚了柯布西耶30多年的思考,是柯布西耶早期 “可生长博物馆” 概念的实现。建筑像螺旋的贝壳一样,可以向外侧无限增长,随时可以满足扩建的需要。
当时柯布西耶的想法是在上野公园打造一个建筑群,除了美术馆之外,还包括剧场、临时展馆、室外展场等,但由于预算有限,只建了美术馆。
国立西洋美术馆(图源:Archdaily)
早在1929年,柯布西耶便提出了一个“世界城”的构想, “世界城”中的核心就是世界博物馆 。而“可生长博物馆”(Musée à croissance illimitée)的模型,最早出现在1939年柯布西耶的一张草图上。
(图源:Archdaily)
柯布西耶设计的 印度亚美德城美术馆 以及 昌迪加尔博物馆暨画廊 ,也都实施了“无限生长”的概念,在建造时留下了成长空间,希望今后能继续扩建。
印度亚美德城美术馆(图源:Archdaily)
后来,劳埃德·赖特的 古根海姆博物馆 也采用了类似的想法,展厅围绕着大厅螺旋上升,最终形成一座收藏文明的“金字塔”。
纽约古根海姆博物馆(图源:pixabay)
- 02 -
密斯·凡·德罗:柏林新国家美术馆
凝聚毕生感悟的“帕特农神庙”
密斯·凡·德罗,是20世纪最有影响力的现代主义建筑师之一,曾担任德国包豪斯学校的校长。
1961年,德国柏林政府发出邀请,希望密斯能回到故乡主持柏林新国家美术馆的设计工作。密斯毫不犹豫地接受了柏林政府的提议,他立志建造一座能够跨越到新世纪的美术馆馆,美术馆的规划始于1963年,建造完成于密斯去世前的1968年。 这是密斯最后的建筑作品 ,他将毕生的感悟凝聚在此,有人称, 这座建筑是钢与玻璃的现代“帕特农神庙”。
柏林新国家美术馆(图源:Archdaily)
在经过6年的修复工作后,耗资1.1亿欧元的柏林新国家美术馆于2021年重新开放,这是一个大屋顶下的巨大方形空间, 钢铁构架和超大的玻璃幕墙,将密斯“少就是多”的理念发挥到极致 ,地面上的展览大厅四周都是玻璃幕墙,柱子与屋面的接头处,按力学的要求,精简到只有一个小圆球。
柏林新国家美术馆(图源:Archdaily)
当人们真正走进这个美术馆,亲眼见到只用8根柱子悬挑起来的巨大黑色正方形屋顶盖在所有人上方时,那种感觉无比震撼。
柏林新国家美术馆(图源:Archdaily)
- 03 -
贝聿铭:卢浮宫博物馆金字塔
现代与古典相呼应的绝佳解决方案
在华裔建筑大师贝聿铭的职业生涯中,卢浮宫是一个重要的转折点,贝聿铭此前积累的经验都在这个项目上迸发。从地产公司学到的城市规划,在肯尼迪纪念图书馆上经历的政治斗争,以及国家美术馆东馆备受质疑的经历和在香山饭店项目中对文化遗产做出的 探索 等,促使 贝聿铭在卢浮宫博物馆改造项目中,找到了可以平衡 历史 和现代的更佳解决方案。
贝聿铭在卢浮宫入口处建造了高21米宽30米的玻璃金字塔和三个小金字塔,玻璃金字塔的存在既突出了中心,又不会遮掩卢浮宫原来建筑高傲的存在,现代风格的玻璃金字塔与文艺复兴风格的老建筑形成对比,它们互相映衬却不会互相削弱,现代与古典呼应,既尊重 历史 ,又充满活力。
卢浮宫博物馆玻璃金字塔(图源:unsplash)
贝聿铭创造性地使用外张拉力式幕墙系统,在玻璃上按网格拉钢索加固。悬挂玻璃的三角形钢架、长条形圆弧端头的悬挂钢柱、网状钢索的联结无一不体现出构造的精美、施工的准确,建筑本身也成了一件艺术品。
卢浮宫博物馆玻璃金字塔(图源:Archdaily)
贝聿铭的做法,也被后来的很多建筑师参考。 诺曼·福斯特在19世纪的新古典主义建筑大英博物馆的改造中,使用了非常反传统的玻璃天花板。
大英博物馆(图源:unsplash)
- 04 -
贝聿铭:苏州博物馆
隐藏建筑师,凸显地域文化
贝聿铭说:“我不属于任何流派,也没有投入任何建筑运动。”
贝聿铭是一个谦卑的 历史 主义者,没有任何一位建筑师会像他这样花如此多的时间研究 历史 。因此贝聿铭的设计方法,和很多设计师那种特立独行不同,他 没有固定的风格 ,不是把自己已经形成的套路拿到世界各地去用,他设计的建筑在不同的地域中有不同的状态。我们从他晚年所设计的 苏州博物馆 中,便可强烈感受到这一点。
苏州博物馆(图源:Archdaily)
贝聿铭将对故乡、对自身的中国血统、对中国文化、对几何形体的热爱,都融合在了这幢建筑里, 他说,苏州博物馆是他的一部“自传”。 从苏州博物馆的几何造型、片状山石、钢结构等建筑语汇中,我们看到贝聿铭对于现代建筑和 历史 传统之间联系的 探索 ,以及对中国本土建筑语言的寻找。
苏州博物馆(图源:Archdaily)
为了挑选一棵合适的松树,贝聿铭不辞辛劳奔波三百多千米;为了寻求石头合适的切割手法,他6次亲赴济南;他将巨石切片,烧制出阴影,再将石片按照颜色由深入浅、高低错落地排开,还原了千年前的山水画……
苏州博物馆(图源:Archdaily)
贝聿铭的封山之作 伊斯兰艺术博物馆 依然是一部“隐藏自己,凸显地域文化”的作品。91岁高龄的贝聿铭花了两年时间行走中东,研究伊斯兰文化,最终呈现出来的作品,造型简洁抽象,既是对正统的现代主义,也是对古老伊斯兰建筑的回应。
伊斯兰艺术博物馆(图源:)
- 05 -
弗兰克·盖里:古根海姆美术馆
挑战和谐、统一、稳定的价值观
由弗兰克·盖里设计的 毕尔巴鄂古根海姆博物馆,被认为是全世界最壮观的解构主义建筑。 作为20世纪最重要的建筑风格之一,解构主义“挑战了和谐、统一和稳定的价值观”。
建筑由数个曲面块体组合而成,建筑外立面使用了三万多片钛片,令博物馆在不同的天气和光线下呈现色彩变化,钛合金和蔓藤花纹样式的建筑形态,改变了所有人心中对于建筑物外观的看法。
毕尔巴鄂古根海姆博物馆(图源:pixabay)
西班牙著名建筑师拉斐尔·莫尼欧曾夸赞道:“没有任何人类建筑能像这栋建筑一样像火焰般在燃烧。”
毕尔巴鄂古根海姆博物馆(图源:pixabay)
因为这座建筑,还诞生了一个词—— “毕尔巴鄂效应” ,用来描述一座建筑改变一座城市的现象,从此,无数造型怪异的建筑在世界各地拔地而起。
另一位解构主义大师 扎哈·哈迪德设计的维尔纽斯古根海姆博物馆 也有着异曲同工之妙。流线型曲线,戏剧化的形态,展示了扎哈对于未来建筑的看法。
维尔纽斯古根海姆博物馆(图源:Zaha Hadid Architects)
- 06 -
理查德·罗杰斯伦佐·皮亚诺:蓬皮杜艺术中心
钢铁怪兽的逆袭
20世纪70年代,理查德·罗杰斯和伦佐·皮亚诺在巴黎完成了一件惊天动地的作品—— 蓬皮杜艺术中心 ,那时整个巴黎几乎天天都能听到议论和谩骂这一作品的声音,而在争议之后,它为整个建筑史书写了一段前所未有的精彩篇章。
蓬皮杜艺术中心被认为是博物馆设计的一个重要节点,其具有未来主义特征的设计 打破了传统艺术博物馆的精英光环。 如今,它更是成为巴黎最受人们喜爱的地标之一,足以与埃菲尔铁塔相媲美。
蓬皮杜艺术中心(图源:Archdaily)
除了外围28根作为支撑的柱子外,蓬皮杜艺术中心内部 没有一根柱子,甚至连一道墙都没有 ,在传统建筑里被隐藏起来的梁、柱、管道、线路、供暖照明设备,都被涂上不同的颜色,不加掩饰地展示在公众面前。
蓬皮杜艺术中心(图源:Archdaily)
后来,一幢幢用钢铁打造的建筑纷纷拔地而起,开辟了全新的建筑美学,此谓“ 高技派” ,彰显出 科技 带来的力量感。
理查德·罗杰斯的作品:劳埃德大厦(图源:Archdaily)
从伦佐·皮亚诺近年来的作品奥斯卡电影博物馆中,依然可以看到“高技派”的影子,新建的建筑看起来就像是地面升起来的一个奇妙球体,创造出了一种类似科幻电影的体验。
奥斯卡电影博物馆(图源:RenzoPiano建筑工作室)
- 07 -
隈研吾:梼原木桥博物馆
21世纪的建筑应该“消失”
日本建筑师隈研吾在初出茅庐时,追求的是西方建筑的新奇感,结果建成的作品差评如潮,他几乎被“逐出”日本建筑圈,12年没有接到东京的项目。在这段蛰伏的岁月里,隈研吾回归乡村,并对当代建筑进行了反思,形成了包括 “负建筑”“微粒的建筑”“自然的建筑” 等一系列独特的建筑理念。
隈研吾强调建筑应该以柔克刚,“服从”周边的自然环境、生态环境,进而与之融为一体,建筑是配角,环境才是主角,这些理念在他所设计的 梼原木桥博物馆 中得到了完美体现。
博物馆由无数相互交织排列的木梁架组成,建筑好像悬浮在空中,所有的结构都由建筑底部的一根中心支柱支撑。隈研吾通过对传统木结构的运用,让建筑与周边茂盛的森林产生了联系。
梼原木桥博物馆(图源:隈研吾建筑都市设计事务所)
博物馆两头设有两部全玻璃升降电梯,这两个透明的长方体巧妙地掩藏在背后的植物景观中,这样就能完全突出全木质结构的建筑主体,真正让环境做了主角。
梼原木桥博物馆(图源:隈研吾建筑都市设计事务所)
此后的博物馆设计,隈研吾也延续着这样的理念。 中国美术学院民俗艺术博物馆的 建筑基地处于被周围群山环抱的自然环境中,建筑与地形地貌完全契合,仿佛从山中生长出来一般,更大限度地保留了自然环境的完整度。
中国美术学院民俗艺术博物馆(图源:隈研吾建筑都市设计事务所)
最新落成的安徒生博物馆新馆由一系列圆形建筑构成,结合蜿蜒曲折宛如迷宫般的小径和绿色的树篱,组成了一个“童话世界”。
安徒生博物馆新馆(图源:Archdaily)
- 08 -
王澍:宁波博物馆
建筑物应该有独立的生命
2012年普利兹克建筑奖获得者王澍,始终是建筑圈的“异类”。29岁到35岁,人生黄金期,他选择了“躺平”,经过这空白的几年,王澍形成了自己独特的建筑哲学,他认为,想要建筑作品传达出那种文化里更好的状态,用一种很急的心态是做不出来的。
王澍这种“慢”的心态,造就了日后的 宁波博物馆。
王澍慢慢搜集附近村落废墟的残砖碎瓦,就用它们来建造属于当地的博物馆,这里的每一块砖,都有一段自己的故事,王澍希望将博物馆建成一座 “有独立生命的建筑物” 。王澍认为,刚建成并不是它更好的状态,当五年后、十年后……这片残砖碎瓦中布满苔藓、灌木时,才是它真正迷人的时候。
宁波博物馆(图源:Archdaily)
瓦片是王澍试图 将自然、人文遗产融入新兴建筑 的许多方法之一,这样的设计手法不仅仅是对传统生活方式的尊重,也是对当代快速城市化的一种深刻思考。
宁波博物馆(图源:Archdaily)
王澍的最新作品 临安博物馆 ,延续了宁波博物馆的理念,博物馆建筑设计以半边山水结构为总体布局,是一座用石块、竹子建成的原生态博物馆。
临安博物馆(图源:Archdaily)
结语
观赏每一座凝聚建筑大师心血的博物馆,如同阅读他们的生命
就像是席慕容说过的:“人的一生,也可以像一座博物馆。”
希望在不久的将来,我们能有机会亲临现场去感受它们,愿所有的美好如期而至。
参考资料:
《贝聿铭建筑 探索 》(黄健敏等 编著,出版:江苏凤凰科学技术出版社)
《隈研吾建筑设计作品全集》(【日本】隈研吾 【英国】肯尼思·弗兰姆普敦 著,肖礼斌 译,出版:江苏凤凰科学技术出版社)
《国立西洋美术馆:日本的勒·柯布西耶 | 经典再读合辑1》(公众号:行走中的建筑学)
《赖特、盖里都设计过的古根海姆博物馆不是一座,是一群!》(公众号:匠山行记)
中央美院新美术馆谁设计的
中央美院美术馆由日本建筑大师矶崎新(ARATA ISOZAKI)设计,新的美术馆位于望京花家地南街8号中央美院内,校区用地的东北角,建筑占地面积2475平方米,总建筑面积14777平方米,建成后的美术馆为地上四层、地下二层的框架结构建筑,将按层划分功能区,其中地下二层主要用于机房、库房,研究室、制作室也设在地下,可方便工艺流线操作;一层主要是大厅、报告厅、咖啡厅、会议室和休息大厅;固定展位厅设置在二层,一部分将用于展示古代书画和美院老教授的赠画藏品,另一部分展示当今美院在籍教授的作品;活动展厅设置在三层及四层,超过10米层高的活动展厅可为当代艺术展览提供更多的可能性。预计2008年6月投入使用。
美术馆的整个设计过程对矶崎新这位国际建筑大师来说也是一个挑战。设计方面更大的难度在于,这个单体建筑既要体现自己的气质,又要和吴良镛先生的美院校园整体设计相协调。美院校园实际上是一组新的建筑群,它的深灰色彩以及院落式的布局营造出沉稳的氛围,要和这样一组建筑为伍,并且要不失现代化美术馆应有的先进性和艺术家风度,的确不是易事,并且美术馆用地并不开阔,而是紧邻园区的圆形雕塑馆,一切因素导致新的美术馆和现有建筑群找到恰当的关系是设计初创时不可回避的难题。
中央美院的美术馆建成之后有望成为中国更好更先进的美术馆,部分功能和展陈条件将达到国际一流水平。所谓更好的美术馆,主要包含几方面的含义,之一,美术馆从外观形态上适合它所在的环境,并能够提升整个建筑群的形象;第二,美术馆将使用具有国际水准的展览设备,力求从展陈空间环境和功能上达到国际交流与展览互换的条件;第三,美术馆的整体建设立足于国内,用精彩的设计带动民族工业产品在美术馆所需设备上的应用。
关于大师设计展厅和展厅平面设计师的介绍到此就结束了,如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
发表评论
发表评论: